前言:一篇好文章的誕生,需要你不斷地搜集資料、整理思路,本站小編為你收集了豐富的創作藝術論文主題范文,僅供參考,歡迎閱讀并收藏。
1.統一的審美標準與既定規則的支撐
所謂的傳統即是不斷被肯定的慣例,它“需要公認的美善標準和既定的規則來支撐,這些標準和規則不是個人所能決定的,很大程度上取決于社會公意,進而形成社會的審美價值”。馬克思認為藝術品的最高價值是經由其他社會方面的價值一起完成的,包括社會價值、道德價值和宗教價值。這種價值觀經各代的思想者通過研究藝術和詩歌來給美作以抽象的定義,用最帶普遍性的術語來表達美的標準,為其找到一些普通使用的公式,成為一種審美經驗。相應地在藝術創作中便形成了藝術運動的固定原則乃至共同的標準。而在傳統社會中,個人生活在傳統之中,傳統是代代相傳不變的經驗,古典主義藝術正好符合這種不具有個人色彩、不反映個人觀點、不具有過激的創新風格,也不是為了適應市場需求而創作的特征。在現代西方資本主義社會中,現代人除了自己以外已經對任何價值系統喪失信仰,出現了藝術上的個人主義。人們或是對社會秩序公然表示敵意,或是根本漠不關心,任何形式的限制都被視為是一種局限。但是,這些社會和心理事實已經使藝術家在現實社會中難以立足。也就是說,如果藝術家有絕對的自由,任何事物只要經由他的認可都可以成為藝術,那么藝術就將停留在這種情況下,再無超越和進步的可能了。因此,在現代社會中,傳統的已受到認可的古典主義被繼承、弘揚,形成先后延承、生生不息的發展態勢。
2.哲學與美學的影響
理論對實踐起到不可小視的指導作用。從這個角度出發,西方文藝實踐的發展與哲學思想的發展息息相關。就藝術創作上的古典主義傳統而言,它的形成是同古典哲學、美學的不間斷發展相聯系的。西方哲學源于古希臘,從古希臘諸位哲學家提倡的希臘藝術創作的最高理想—合式原則,到17世紀波瓦洛提出的文藝創作上的理性原則,以及18世紀啟蒙運動的滾滾洪流中康德、黑格爾締造的德國古典哲學的殿堂,而德國古典哲學也成為現當代哲學的直接源頭。現當代西方哲學不論哪個流派,都不能不面對古典哲學這深厚的傳統,那些試圖從古典哲學中尋找思想資料的現當代西方哲學家,固然會自覺地把古典哲學作為自己思想的起點。
3.文化源頭的相關性與古典文化的復興
就整個西歐范圍而言,各個國家擁有大致相同的文化源頭,擁有共同的。19世紀之前,在西方美術史的撰寫和美術史的教學工作以及歐洲重要博物館的收藏中,古典藝術仍舊占主流。由古希臘羅馬作為古典主義文化的源頭,自意大利在14世紀重新熱衷于古典主義文化藝術遺產開始,恢復古代文化及藝術風格便成為可能。歷經數代,雖然產生了其他藝術樣式和藝術風格,但突然出現了驚人的“退化”現象,20世紀的藝術家們,比如意大利新藝術運動的畫家卡索拉蒂、未來主義的藝術家巴拉等,這些藝術家的創作在經歷一段激進傾向之后便重新投入古典主義的懷抱。另一方面,西方現代文明也正是古希臘文明與基督教文明共同孕育的果實。當藝術作品進入傳統的藝術體系之后需要一種來源于藝術史的質量認證的標準,這暗示了恒久的質量需要一種傳統性的因素作為參照和比較的框架,而從文化的層面出發,古典主義傳統難以更移。
二、造成西方古典主義繪畫傳統具有持久性表現的其他因素
1.在版畫創作中引入數碼藝術可以加速版畫的發展
將數碼藝術引入版畫藝術創作,對傳統版畫的繼承與發展具有重要的意義,體現了當今時代的需求,給版畫藝術帶來了生機與活力。傳統的版畫藝術全部由手工完成,程序復雜繁瑣,數碼媒介高科技手段的引入,大大簡化了版畫的創作過程,節約了大量的時間成本和人力成本,有利于版畫藝術的快速發展。
2.數碼媒介引入版畫藝術能擴展版畫的欣賞范圍
數碼新媒介與版畫藝術的結合在豐富傳統版畫內容與傳播途徑的同時,給傳統版畫藝術帶來了生機與活力,使得版畫藝術與欣賞者之間的距離不斷縮小,數字版畫藝術因此具有更廣闊的發展空間。具體來說,版畫藝術家在版畫創作過程中引入網絡流行語言,使得版畫藝術所要傳遞的情感更形象具體,在豐富版畫內容的同時,通過數碼媒介簡化了創作難度,使得作品更容易被欣賞者理解和接納。
二、利用數碼新媒介進行版畫藝術創作的途徑探索
1.與時俱進地繼承與發展數碼版畫藝術
要保持版畫藝術的生命力,就需要對其藝術形式不斷地發展與創新。在科技不斷發展的今天,在傳統版畫藝術中引入數碼作為新媒介,能使版畫藝術具有更廣闊的發展前景。所以,為了保持數碼版畫藝術的新鮮與活力,除了大量運用科技處理手段外,還需要重視對版畫藝術內容和表現形式等進行創新,與時俱進地繼承與發展數碼版畫藝術,使之更貼近人們的工作與生活。版畫藝術所傳達的內容貼近人們的心靈,更容易打動欣賞者,與人們達到情感上的共鳴。
2.重視對傳統民族文化的繼承與發展
受到人們追求時尚感與節奏感的影響,很多數碼版畫藝術家為了迎合欣賞者,在藝術創作過程中加入了大量的現代元素,往往忽視了傳統民族文化。傳統民族文化是版畫藝術的靈魂,對數碼版畫藝術進行創新必須要在保持民族文化特色的基礎上,對傳統民族文化進行辯證分析、繼承與發展,保留民族文化中的精華部分,運用現代的視角和表達方式對其進行再現。只有這樣,才能使數碼版畫藝術獲得源源不斷的發展動力,得到更長遠的持續發展。
3.保持數碼版畫藝術的獨創性
現階段,人們獲取信息的渠道越來越豐富,對藝術作品的原創性要求也越來越高。所以,數碼版畫藝術家要在作品中表達自己獨特的理解,不斷學習先進的藝術表現方法與理念,摸索版畫藝術的發展規律,在實踐創作過程中不斷反思與總結,形成獨樹一幟的具有創作者個人特點的藝術風格。在當今重視人文氣息的時代,鑒于人們對藝術作品人文特性的重視,版畫藝術家要將人文性貫穿創作的整個過程,賦予作品獨特的靈性。
三、結語
關鍵字:二度創作創作能力創作效果
在我們的所接觸的表演藝術中,除了即興表演以外的所有表演藝術都存在著一個共同特點。即它的的出爐需要兩道工序。一是創作,二是表演。搞表演藝術的人都知道創作的重要性。在選擇劇本、腳本、樂譜的時候都很用心。因為創作質量的高低對于演出成功與否起到前提的作用。同樣文藝創作者也明白在演出時演員的重要性。因此他們在選擇演員的時候也是很用心的。如果演員的水平不錯且又適合這個作品,那么就能使作品的內涵、潛力得到充分的發揮。假如作品一般演員水平非常高,臨場發揮很不錯。結果演出非常成功。作者就會認為:比我想象的好多了。因此很多的事實告訴我們:藝術的表演環節太重要了。對于聲樂藝術同樣如此。
不僅把樂譜上的記載和基本情緒相對,而且在演唱中揭示出了作品深層內涵,顯示了自己與他人不同的藝術個性,從而使作品因其演唱而增色的聲樂表演就稱作“二度創組”或者叫做再創作。二度創作決不是任意、自由和無限制的,它有一個原則和范圍。這個原則和范圍也就是一度創作和二度創作之間維系的一種辯證統一關系的紐帶。因此,二度創作的首要原則就是:必須在一度創作規定內容主體的范圍內活動,即不能離弦走板,歪曲內容和作者的基調,違背作者當初創作的初衷。二度創作是沿著一度創作主旨方向上的創作,是因演唱而加強一度創作主體的感染力,而不是削弱或改變主題。其次,二度創作應該尊重一度創作的時代背景和民族、地域風格。再者,就是二度創組方案一定要在自己的技術能力許可的范圍之內。如果你在一個高音上向做到弱音的效果,但還沒成熟的掌握這一技巧。很可能會出現破音或者虛弱的聲音。要對作品進行二度創作可以試著從以下方面入手:
1.速度
每首歌曲都有特定的速度標記,但每一種標記都有一個靈活的幅度。如Largo(廣板)每分鐘46拍,但這也是一個參考的標準,可以根據自己處理上下浮動。此外,還可以在個別地方處理成稍快或者稍慢。如《教我如何不想她》(劉半農詞。趙元任曲)中的“為風吹動了我頭發”,為了唱出動感,我們可以把前六個字速度加快,唱的緊迫一點,最后“頭發”兩個字再適度放慢拉寬,這樣唱出了動感也唱出了被風吹動的頭發的形象。
2.音色
音色的調節和聲門的狀態、喉位高低、氣息力度、共鳴腔的使用有關,是演唱者進行二度創作的重要手段。如《黃河怨》中的“哭訴我的愁和怨”這幾個字音可以用哭泣抽咽的音色來唱。更能表達女主角傷痛欲絕的心情。
3.音量
在二度創作中選擇和變更演唱的音量也是創作中常用的方法。從一般規律來看,無論歡樂還是痛苦,高漲情緒的迸發和宣泄需要較強的音量。平靜的敘述需要音量適中。
4.語氣
聲樂是音樂中唯一的音樂與文學合成的藝術,語言的生動性在其中占一定的份量。所以說在演唱中對語言中的語氣的生動處理也是二度創作中重要的手法。如《再見,了大別山》(王和全詞。雷遠生曲)最后一句“我要把你銘記在心頭”的“把”字包含了一種對自己戰斗過的有著血肉般聯系的老區人民的深厚情誼,這個“把”字就有了千鈞的力量。
5.潤腔
潤腔這個詞源于中國的戲曲唱腔。是指演唱者在二度創作中處于對旋律美的追求在不破壞全旅的骨干音、支點音和總體風格的前提下,在恰當的位置為音符增加裝飾音,已達到美化旋律的效果。在一些作品中作曲家在一些段落專門給歌唱家留有自由發揮技巧的空間,這一樂段稱作華彩。
不同的歌唱者不但二度創作的意圖和方法不同,創作的水平效果也不同。這主要決定演員自身的素質、能力和狀態。所以對演員的二度創作的效果好與懷的因果關系可以從以下幾個方面分析:
1.創作欲的強弱。也就是說演員是不是非常喜歡這部作品。還是領導指定的,這些都影響演員的創作欲,當然也影響著創作效果。
2.創作能力強弱。創作能力包含以下各方面的因素a,生活閱歷、經驗。B聲樂技巧。C,對文學及姊妹藝術的把握程度
3.能力的提高。二度創作的正確方向在像生活的真實出發,從作品的內在需要出發,從自己的真實理解和感受出發,以及自己的演唱能力出發。來不得半點勉強和做作。
二度創作在聲樂表演藝術中是占有極其重要的位置的。作為聲樂演唱者一定要好好學習和積累各方面的知識來為作品的二度創作服務。這樣我們的演唱才能打動聽中,聲樂演唱的藝術道路才會越走越寬。
參考文獻:
當代中國舞蹈的創作秉承了一貫的傳統創編精神和具有中國審美情趣的創作構思,而一件優秀舞蹈作品的誕生,不僅要傾注創編者的嘔心瀝血,更重要的是在于創作者如何將美感注入到舞蹈音樂的律動和舞蹈動作的一板一眼中,又如何將這種審美表達出來,滿足所有欣賞者的審美標準。在對于舞蹈的評判中,存在著來自于業內的“專業審美”和來自于社會大眾的“公眾審美”角度,需要創作者必須盡可能的在二者間尋求到平衡點,以滿足各方面的審美需求。所謂“專業審美”標準,自然是來自于舞蹈專業眼光的評判。藝術是人類各種審美活動最高級的表達形式,對于它的塑造首先要經得起專業的推敲和品評。盡管所有的藝術形式都存在著不同的表達方式,這使得對每一種藝術美感的把握都不盡相同,但在對于所有藝術的審美判定中,有著統一的認知:這就是“難”。雖然“難”并不能直接與“美”劃上等號,但“難”卻代表著復雜,代表著舞蹈音樂創編的精妙動聽,代表著高技術含量,代表著舞蹈技巧的出類拔萃。舞蹈藝術的完成沒有外在的工具,它借助于人體本身作為行為載體來表達各種精神和情感,通過與音樂節奏的融合完成傳遞美感的目標。
在這樣的物質條件下,舞蹈的展現在創作中完全依靠人的身體來完成,所以技術技巧的難度自然成為區分高下的一個硬性標準。人們常說,“藝中有技,技不等藝”,這雖然印證了技與藝的不同,但也著實強調了技術的至關重要。在如今的專業舞蹈比賽中,評審無不將目光著眼于演員的技巧難度,所謂“外行看熱鬧,內行看門道”,這“門道”主要就體現在舞蹈編排中的難度系數和舞者的完成質量。按照這樣的評判標準,楊麗萍、黃豆豆、王亞彬等舞蹈家依靠高難度和獨特的舞蹈技巧成名,而《雀之靈》、《士兵與槍》、《秦俑頌》等舞蹈劇目也憑借著難度上的技高一籌而成為經典。而“公眾審美”所關注的并非是編創能力和技巧的高深,而主要集中在對于舞蹈外在表現力的突出和音樂情感傳遞的直觀深刻。公眾的審美眼光是非專業的,但相對于專業評審對于舞蹈情感表達上的淡漠,普通大眾更注重舞蹈在與欣賞者情感溝通和傳達時的透徹。這種觀察的角度恰恰脫離了技術層面的難易,而著眼于文化層面的深淺。在“公眾審美”的范疇中,舞蹈音樂創編的重要性和其在藝術表現中的優勢地位得到凸顯,在很多普通欣賞者的理念中,恰到好處的舞蹈音樂是激發受眾欣賞熱情和幫助受眾理解舞蹈的重要環節。在我國的現實藝術欣賞環境中,普通大眾對于舞蹈動作的表現手法和信息傳播方式并不能達到充分的理解,因此,舞蹈音樂成為重要的輔助工具,通過舞蹈音樂配器、調式、節奏、風格,人們能夠清晰地感受到舞蹈所表達的基本情感和內涵精神,這相比晦澀的肢體語言,舞蹈音樂的直接性和簡單易懂更易為人們所接受。綜上所述,我們可以清晰地了解在評判舞蹈作品時“專業審美”和“公眾審美”所關注的不同側面。一部優秀的舞蹈作品必須具備“新”、“難”、“深”的美學素質。“新”指的是創作手法新奇,不能停留在固有的套路和思維中,不能被傳統的思想所禁錮,應勇于突破,以新鮮的主題立意、新鮮的舞蹈元素、新鮮的編排構思立足;“難”是指舞蹈音樂編配的別具匠心和技術技巧的精湛,以富含深厚功力的音樂創新能力和肢體語匯呈現出非同尋常的欣賞聽覺與視覺“雙重效果”,從而滿足專業的審美需求;而“深”則指的是深厚的文化底蘊和精神積淀,在舞蹈音樂和畫面中傳遞出抽象且深邃的意境,使人們在觀賞舞蹈的過程中達到感官和精神的“雙向”滿足感。
二、基于欣賞角度的舞蹈創作審美觀——“三層審美需求”的逐步遞進
舞蹈隸屬于音樂藝術的范疇,它的表達不同于歌唱,可以通過歌詞來傳遞情感;也不同于器樂,可以用不同的音色和調式調性來體現情緒起伏。舞蹈匯集了多種音樂特性,既要通過舞蹈音樂的引導來創造舞臺表演的氣氛和“語境”,又要依靠抽象的肢體語言來傳遞內容和表達情感。在這樣的藝術表達形式中,欣賞者對于藝術語言的理解和審美逐漸形成了多層次的、由淺入深的審美境界。在舞蹈音樂和肢體語匯的設計創作中,為使欣賞者能夠準確感受到各種音樂語言所傳遞的信息,會不遺余力地思考多樣化的創編技巧,滿足欣賞者各種層次的精神需求。我們根據舞蹈藝術的表演方式和觀眾的審美角度和類型,將其分為“肢體動作美”、“音樂結構美”“精神內涵”這三個審美層次進行解析。
“肢體動作美”是舞蹈所流露出的最為具象和直觀的美感,而動作也是舞蹈藝術中最為核心的元素之一,對于舞蹈動作的品味,應從觀察舞蹈動作開始。肢體語言在舞蹈中既可以表現某種事物,也可以表達某種情緒,更能夠傳遞文化和人文精神。它通過舉手投足間閃轉跳躍的藝術化動作,可以模仿出豐富的自然生態,體現出瞬息萬變的情緒流轉。比如:在《天鵝湖》中,舞者通過動作表現出白天鵝高傲的姿態;在《雀之靈》中,憑借著一雙手就可以生動地刻畫出孔雀千變萬化的面貌;而《蒙古人》中用動作表現出的“騎馬”,使欣賞者形象地感受到蒙古草原人民的獨特氣質。這些動作語匯來源于生活,經過藝術化的提煉和加工,不僅還原了生活中的真實影像,同時也使舞蹈動作更具生命力。
“音樂結構美”是由舞蹈音樂引領下的欣賞層面,它是在一定的時間和空間內由音樂結構所構成的舞蹈欣賞環境。“結構”是時間藝術中不可或缺的一部分,無論是一首歌曲還是一部交響樂,結構的安排都是音樂表現力的重要組成。舞蹈音樂結構的創作通常體現在三方面:其一,段落結構的設計。不同種類和風格的舞蹈所需要的段落結構不同,一段式的音樂結構是最小的舞蹈音樂單位,一般只會呈現單一的音樂主題內容,但不會因為內容短小而影響樂思的完整表達;二段式和三段式的舞蹈音樂在詮釋大多數民族舞蹈時都游刃有余,既富于變化又方便故事的敘述,在眾多舞蹈作品中應用和采納得最為廣泛。其二,旋律結構的設計。舞蹈旋律的創作可看作流動的時間形態,曲作者的情感變化和音樂思想匯集在旋律線中,形成起伏連綿的精妙旋律格局。當然,為了體現舞蹈劇情的各種沖突,旋律會產生諸多變化,如:演繹式、對話式、對抗式、變化式等。其三,情感結構設計。舞蹈音樂情感的布局往往會以舞蹈的主題為藍本進行音樂編排,在適當的時間以適當的音樂旋律變化產生情感效應。有些舞蹈由始至終體現單一的情感,但在音樂表達時需要由弱到強,逐漸遞進的表現,情感會有細微的變化;而在大型的舞劇項目中,音樂的創作則會充分融入各種喜怒哀樂的情感韻律,不斷變化跳躍,以配合舞蹈畫面的栩栩如生。
“精神內涵”是舞蹈審美的第三層,也是最為深入的一層。它是指欣賞者通過對于舞蹈音樂和動作畫面的認知和解讀形成的主觀心理感受,屬于意識的范疇,體現著欣賞者對于舞蹈精神實質的吸收和感悟能力。要使觀眾獲得良好的“精神內涵”審美感受,取決于舞蹈創編的精細程度和觀眾欣賞水平的主客體雙方面。在兩方面因素都能夠達到最優時,可以浮現出三層舞蹈意境:首先,是以舞臺實景構成的精神感受。舞蹈動作和舞臺布置會在舞蹈開始的第一時間映入觀眾的眼簾,從而形成對舞蹈內涵最直觀和最淺層的精神認識,這種認識是由舞蹈中的動作和舞臺畫面構成的,這對于欣賞者的審美品評構成了最初的界定;其次,以舞蹈音樂延伸出的虛擬鏡像,逐漸構成了欣賞者的第二層精神感受。隨著舞蹈音樂的進行和故事的展開,戲劇沖突和舞蹈所蘊含的藝術魅力不斷凸顯,欣賞者逐漸從舞臺實景中抽離出來,思想中隨舞蹈音樂出現虛擬的畫面,這些畫面與舞蹈內容相似,并將抽象的舞蹈動作變得具象,此時欣賞者內心的審美滿足感增強了許多;最后,當視覺影像畫面和舞蹈音樂不斷深化交織后,形成了對于景象內涵的思考,進入到感悟精神實質和文化品質的境界。當舞蹈藝術的表現力達到一定高度時,這種內含的寓意會沖破表象傳遞給欣賞者,而當欣賞者良好地吸收這些哲理時,自然進入到了欣賞審美的最高境界。舞蹈藝術對于欣賞者來說所具有的“三層審美”感受相互關聯、逐層遞進,既有微觀層面的每一個舞蹈動作,也有完整音樂創編營造出的舞臺畫面,更有通過舞蹈音樂和肢體語匯所共同展示出的寓意和哲理。當代欣賞者對于舞蹈的要求已不僅僅滿足于動作難度高、音樂旋律優美、場面宏大、舞臺絢麗等出奇制勝的噱頭,而更注重舞蹈所攜帶的深刻含義和文化精神。只有以欣賞者的審美需求來約束創作構思,才能夠呈現出經得起觀眾琢磨和推敲的舞蹈藝術精品。
三、基于音樂美學角度的舞蹈創作審美觀——“三要素”構建出的動靜虛實
音樂理論界對于音樂美學三要素有著這樣的的共識:“音樂存在‘三要素’,包括行為、形態、意識這三方面。這三個要素通過在時空展示的、伴隨諸種人類文化行為的音樂審美、立美實踐活動,形成一個不斷處于運動過程中、不斷處于各要素之間相互影響、制約中的完整音樂存在。”根據這樣的美學理論,任何音樂形式都以“三要素”的形態存在著,并以這樣的方式傳播著音樂之美。舞蹈藝術行為的存在,在于以創編和表演為主的操作行為和以改編和“二度創作”為主的參與行為。一部新舞蹈的誕生,凝聚著創作者復雜的構思過程,這不僅僅是對于舞蹈動作的編排,還包括對舞蹈劇本的研讀,對舞蹈立意的構思,對舞蹈音樂選擇的斟酌,對舞蹈外飾服裝的挑選,對燈光音響的協調。這些操作行為中的每一個步驟都關系到舞臺效果的成敗優劣,也正是這樣的操作行為,完成了舞蹈藝術美學構建中最為實際和具體的步驟。與此同時,舞蹈藝術的發展是與時俱進、不斷變化的,它的編創和改良不僅受到來源于藝術內部的影響,同時也受制于各種社會因素的變遷。當社會發展中人們的審美思想發生變化時,創作就會隨之出現調整,但這種運動變化游離于舞劇的外部形態,并不能觸及到舞劇的核心精神。舞蹈藝術的操作行為和參與行為是運動的,不斷變化的。在各種幕后行為的推動下,形成了舞臺上所呈現出的舞蹈表演形態,它使欣賞者直觀地感受到舞蹈藝術的美感,表演行為的實施完成了由幕后到臺前、由構思到現實的飛躍,也使欣賞者最終得到切實的音樂審美體驗。不同舞蹈形態的存在可以使我們從本質上區別不同舞蹈藝術之間的差別。各種舞蹈風格所表現的內容和精神差異是在長期的歷史積淀和生活感知中形成并固定的,它們所攜帶的音樂特色和文化屬性不同,藝術內涵自然也千差萬別。了解不同舞蹈風格之間的形態差異,有助于我們對舞蹈藝術魅力特質進行更為獨立的思考和感知。舞蹈藝術意識層面的存在是指舞蹈通過音樂和動作形態表征所傳達的精神內涵。這種精神內涵是一種內在的、抽象的,并且不易被感知的虛擬物質,但同時它也在舞蹈創編者和演員的表演中被不斷外化擴展,從而達到傳播的目的。舞蹈藝術與其它音樂形式一樣,無論音響形態多么豐富,肢體語言的技巧多么高超,都是為了最大限度地使其內部所蘊含的理念和含義被欣賞者感知和吸收。為實現這一最終目的,意識的發起由創編人員進行組織構思,由舞蹈演員在舞臺上執行和發散,由欣賞者接收和反饋,從而形成了一個藝術傳播的圓形循環鏈條。舞蹈藝術中的意識層面處于抽象的內部,但其通過外化的音樂旋律、動作、行為、表情、舞蹈畫面等元素體現,并在整個過程中起著主導和支配角色。同時,表演者的審美能力和理解力會對舞蹈音樂進行二次創作和渲染加工,以使舞蹈藝術內涵更加豐富。當舞蹈音樂和表演影像傳遞給欣賞者時,欣賞者又通過審美意識的共鳴產生對藝術作品水平的評判態度。由此可見,審美心理的作用由始至終都發揮著核心的作用,占據著重要的地位。
作者:孫麗珍 單位:綏化學院外國語學院
岡察洛夫的文藝理論與文學實踐的矛盾體現在以下三個方面,第一,回歸“自然”還是憧憬“美好”,19世紀50年代末開始,針對俄國文學的批判性問題,在革命民主派和唯美派之間掀起了“普希金傾向”和“果戈里傾向”之爭。岡察洛夫強調兩者之間的一脈相承關系,認為普希金和果戈里的活動范圍不同,果戈里整個趨向否定,但其客觀性應歸功于普希金。然而在文學創作中,小說家更傾向于普希金的文學傳統,傾向反映社會現實美好的一面,不愿意絕對否定農奴制和宗法制生活秩序。因此,他在批判否定農奴制度和地主階級人物時,毫無疾言厲色,沒有辛辣的諷刺,反而常常溫情脈脈,幾乎要一撒同情之淚。奧勃洛摩夫懶惰成性,喪失意志與行動能力,這些作家不僅無意批判,還對他的墮落和毀滅懷有深深的同情,也表現出對農奴制和宗法制生活方式的戀戀不舍。作家將奧勃洛摩夫性格的形成歸咎于其生長和存在的社會環境,與其本性無關,字里行間盡是對其本性的贊許。岡察洛夫的這種中庸之道還體現在他對待《懸崖》中的萊斯基等人物形象身上。第二,藝術真實還是憑空臆想。岡察洛夫始終堅持現實主義創作原則,反對虛構和捏造,然而,其小說中的某些人物形象和情節描寫卻違背了自己有關現實主義的具體觀點。他看到了農奴制必亡的歷史趨勢,急于找到一種新生力量作為俄國未來的希望。
《平凡的故事》中的老阿杜耶夫,尤其是后來《奧勃洛摩夫》中的施托爾茲和《懸崖》中的杜新,這些新興資產階級就是以“未來希望”的理念被岡察洛夫創造出來的。說創造而不是塑造,是因為農奴制改革前后的俄國社會中,資產階級實干家在現實生活中尚未真正出現,也不能構成社會發展的進步力量。沒有了社會現實做基礎,小說家無法正面描寫他們如何管理自己的事業,無法洞悉他們的內心世界。背離了現實主義創作原則,這幾個承載作家本人對時解的人物必然是“蒼白無力的,過于地表現著一種思想”[1](P115)。第三,距離說與新人新氣象。岡察洛夫強調,定型生活的描寫和對成熟個性的塑造,能引導藝術家去周密地觀察社會生活,透徹研究人物性格,這也是他塑造出奧勃洛摩夫式成功典型的堅實基礎。然而,距離說并沒有影響小說家敏銳感知剛剛萌芽的社會現象。除了描寫諸如奧勃洛摩夫田莊和奧勃洛摩夫性格這樣的定型生活和沉淀為藝術典型的人物外,岡察洛夫也善于捕捉社會新生力量,并給予充分肯定。19世紀40年代,俄國資產階級剛剛露頭,而在此時問世的《平凡的故事》里,岡察洛夫就成功實現了對老阿杜耶夫這個新興資本家形象的藝術描寫,深刻洞悉了這個新興階層的本質特征,同時對其實干精神給予了充分的肯定,揭示了小阿杜耶夫的貴族浪漫主義必然會被老阿杜耶夫的資產階級實干精神代替的歷史必然。岡察洛夫筆下的新女性形象也與他自己的距離說理論相互矛盾。作家賦予了奧爾嘉許多優秀品質:理性,熱愛生活,追求自由,富于同情心等。她愛上奧勃洛摩夫,以“足以使頑石活起來”的努力去挽救他。但當她確知自己不可能成功的時候,她痛苦卻毅然地離開了他。在19世紀俄羅斯文學女性形象長廊中,奧爾嘉以這種大膽追求的熱情,奮發向上的力量區別于自己的前輩———塔吉雅娜和娜塔莉婭,躋身為新人中的一員。
岡察洛夫文藝理論同其創作實踐之間的矛盾與背離可以從以下幾個方面來解釋。現實主義文學創作的客觀性。在現實主義文學創作中,作家的主觀傾向并不能完全左右他對社會真實的客觀反映。岡察洛夫出身成長于外省莊園,迫于生計,一直擔任沙皇政府的官員。他在內心深處其實是留戀宗法農奴制生活方式的。家庭出身和社會生活背景決定了他不可能站在革命民主主義者的立場來主張暴力沙皇專制統治和農奴制。這樣,他沒有遁入斯拉夫主義者之列,也沒有升格為革命民主主義者,對他筆下的諸多人物都表現出過于溫和的態度:所見的客觀現實雖過于“自然”,但刻意不去過多批判。作家思想的局限性。三部曲中的施托爾茲和杜新等人物形象、某些故事情節有臆造的嫌疑,這也可以用作家保守的政治立場來解釋。持有改良主義政治主張的岡察洛夫雖然反對舊的宗法制,同情新的改革潮流,但看不到或者說是不愿意看到社會上迅速崛起的革命民主主義力量,而是把改造俄國社會的希望寄托在新興的資產者身上。因此,他在作品中不惜放棄現實主義創作原則,刻意把資產階級當作“新生力量和新事業的代表者”來描寫。作家兼批評家身份的雙重性。這無疑是岡察洛夫文學創作與其文藝理論相互矛盾最外在的原因。他首先是現實主義小說家,其次才是批評家。他的主要文學論著不僅都出現于最后一部長篇小說《懸崖》之后,而且大都是(除《萬般苦惱》外)為闡釋自己作品的思想傾向、人物形象而創作的。由于直接目的是為遭到批評與誤解的作品辯解,所以前后矛盾、無法自圓其說的地方在所難免。但作為批評家提出的距離說,對描寫新生事物時固有的局限性并沒有影響到作為小說家的本人對新生的尚處于萌芽狀態中的資本主義生產關系、革命民主主義社會力量的真實的藝術反映。矛盾歸矛盾,無論是小說家,還是文藝理論家的岡察洛夫,都給我們留下了寶貴的精神財富。探討其創作實踐與文藝思想之間的出入,只是為了更好地理解他的作品與辯證地接受他的創作觀。
由于歷史原因,我國藝術通識教育長期不受重視,正如豐子愷先生于1940年寫的《三十年來藝術教育之回顧》中,對中國現代藝術教育表示的失望:“只有藝術科,三十余年來少有改進。最初生吞活剝地闖進學堂的課程里,到現在還是機械唐突地夾在學校的各科中。游離人生,疏遠教育;既不重要,又少效用。今日學校的課程表里添加圖畫一小時與音樂二小時,猶之中藥的藥方里添加陳皮兩張,甘草三分,可得可失,無關緊要。”
盡管中國大學現在已越來越重視通識教育,但是藝術通識教育在廣度和力度上比起發達國家相差甚遠。在應試教育下長大的孩子,在中小學教育階段升學的壓力下,藝術教育已嚴重“先天不足”,大學階段又“后天失調”,由此導致了大學生藝術修養和創造能力的嚴重缺乏。
關于通識藝術教育的現狀
本文以南京財經大學在校學生為對象,展開抽樣問卷調查,得出以下結果:
(一)缺乏較明確的藝術教育理念和系統課程
以南京財經大學為例,通識藝術教育中開設了美學概論、藝術導論、美術鑒賞、中外音樂鑒賞、影視鑒賞、戲劇鑒賞、舞蹈鑒賞、書法、設計藝術鑒賞等課程。在調查中,學生對目前藝術類通識選修課程設置的滿意度僅為20%,60%的同學認為一般,20%不滿意。調查問卷問及“你最后一次上美術課是在什么時候?”,39%的同學回答道:“在上初中或更早時。”20%的同學甚至都不記得具體時間。在問及對課程的建議時,一些同學在問卷中寫道:“希望學校能切實豐富通識課內容,使學生能學到真東西,而不是流于形式。”“應該針對不同需要開設更多的學科。”“希望能開設獨立的選修課,所有同學都有機會選擇自己感興趣的一門藝術課程學習。”“我校對藝術通識教育的重視程度很低,有必要改進。”“增開此類課,選擇有水平的老師,改變上課模式。”“希望能開設舞蹈方面的課程……”從調查看出,課程多停留在鑒賞層次,涉及的門類不全面,缺乏較明確的目標和課程系統。究其原因,主要為目前普通高校現有的通識教育模式下,藝術教育發展的空間非常有限。通識教育的概念,是“讓一個國家的所有專業的大學生能有一個共同的知識體系、文化背景。”
它能塑造年輕人強烈的文化歸屬感,意義巨大。以美國為例,通識教育的核心是西方的人文經典,“它讓美國重新認識到自己在西方文明中的地位,意識到它與自己的歷史文明的關系。”是美國大學生命力的源泉。如哥倫比亞大學,新生入學后必須先修四門通識教育的“核心課程”:文學人文、藝術人文、音樂人文和現代文明。藝術人文(ArtHumanities)教學生如何欣賞、思考,并批判性地研討視覺藝術,將建筑、雕塑、繪畫、工藝以及其他形式的作品,放在其形成的歷史背景中加以理解,有嚴格的教學要求和目的。麻省理工學院自20世紀40年代起,就將正規的藝術課程納入學科體系,其音樂學科是專業的,學生是非專業的,輔修藝術的。
除了復旦等少數重點高校將藝術教育作為全體本科生的核心通識課程之一,多數高校藝術通選課都是在原有專業課不動的基礎上附加,學生忙于選課和完成學分。這種通識教育的理念和模式直接導致了藝術教育理念的薄弱。在課程名稱、課時分配上,都如同蜻蜓點水,沒有較明確中心靈魂和系統的培養目標,藝術鑒賞類課程恰似學生課外的“小甜點”,學生在課堂上大部分時間把自己當作一個局外人,很難進入到內心對審美的興趣和思考的過程,體現不了“通識”教育的實際意義和真正目的。
(二)忽視藝術實踐和體驗
調查顯示,90%非藝術專業的同學希望能在業余時間參各種藝術實踐。比如:“希望有更多的機會去操作樂器、參與舞蹈”、“開設與電腦制作有關的設計課程”等等。學生在藝術實踐中表現的成敗、好壞并不是最關鍵的,關鍵是讓他們參與到其中,每個人只有在忘我的情境中,才能放松心靈,從而尋找到藝術給人帶來的空靈和詩意。否則,他們所掌握的永遠都只是一些浮光掠影的表面知識,而無法進入到內心的體驗,無法體會藝術的樂趣。因此,加強課程的可操作性,給學生適合的實踐和體驗是急需解決的另一個問題。
對通識藝術教育課程建設的思考
(一)真正從制度和管理上進行總體規劃
豐子愷先生說,“藝術教育是很重大很廣泛的一種人的教育”,作為一所現代化的大學,不是開設幾門鑒賞課程,請幾位老師,一本教材、一間多媒體教室,每周二課時站在講臺上,就可以完成全校20000名學生的藝術教育任務了。學校的藝術教育改革,應真正從制度和管理上進行總體規劃。自1912年先生在中國教育史上第一次提出把美育列入國家教育方針,到朱光潛先生強調美育的根本任務是使人性自由,是“養性怡情”,到豐子愷強調“事事皆可為藝術而人人皆得為藝術家”。在人心浮躁的今天,我們更應當認識到,藝術教育在大學教育中的核心使命是無可替代的。
即便是哈佛大學這樣藝術氛圍已非常濃厚的世界名校,仍在不斷探索藝術教育在大學中的作用。例如,2008年12月,哈佛大學藝術特別工作委員會受哈佛歷史上第一位女校長安德魯•福斯特委托,出臺了歷時一年寫就的長達63頁的《特別工作委員會藝術專題報告》,進一步強調藝術在大學中的崇高地位。她要求工作委員會就如下問題提出建議:“在管理層面或制度方面,怎樣才能更好地支持哈佛的藝術發展?”“需要哪些具體的組織去推進我們的目標?”《報告》首頁中寫到:“如果我們希望校園內充滿了創新與想象力,如果我們要在所有學科領域教育并培養創造性的心靈,如果我們要為21世紀作出貢獻,那么,就必須使藝術成為這所大學認知生活的組成部分:因為,與科學、人文一道,藝術——既是體驗性的又是實驗性的——是無可替代的知識手段。”
在課程學分上,美國大學的通識教育課程在其全部本科課程中占的比例,通常最少不低于五分之一,而我國通選課目前只占本科全部學分的不到十分之一。例如,清華大學要求學生必須選修13個學分的人文科學與文化藝術類課程,而麻省理工學院要求在二年級時必須修滿8門社科、人文、藝術課程,拿到32個學分才能畢業。我們不可能照搬國外的模式,但應把藝術教育列入通識教育的核心,通過課程體系的調整,使藝術課程既顯重要性,也更具操作性。(二)藝術教育和人文教育交互構成,形成系統性的課程體系和目標當我們重新思考藝術通識課程到底該如何開設,如何教?目的、標準、效果是什么?我們就必須回到通識教育的根本目標上。
通識教育是基于對人與社會本質的認識而提出的一種大學教育思想和培養策略。甘陽先生寫到:“通識教育的根本是追問在任何時代、任何變遷下,最基本、最不會變的東西是什么。這些最基本的東西可以訓練出最基本的思考能力,包括對倫理問題、人生問題的看法等等。”什么是人與社會最基本的東西呢?應當是我們對“生命本質”的探索,它們包含在千百年來的文學、藝術、哲學和宗教里。正如宗白華先生在《論文藝的空靈與充實》中寫道的:“哲學求真,道德或宗教求善,介乎兩者之間表達我們情緒中的深境和實現人格的諧和的是‘美’。“文藝從它左鄰‘宗教’獲得深厚熱情的灌溉,文學藝術和宗教攜手了數千年,世界最偉大的建筑雕塑和音樂多是宗教的。”“文藝從它的右鄰‘哲學’獲得深雋的人生智慧、宇宙觀念,使它能執行‘人生批評’和‘人生啟示’的任務。”
“我們對藝術的欣賞是植根于文明、植根于傳統、植根于社會多方面的。”藝術通識教育應首先在“形而上”的層面將藝術發展的思想、歷史過程呈現給學生,將藝術與文化、歷史和社會的發展關聯成一個完整的人文知識體系。它首先不是某種單純藝術技能技巧的訓練,而是文化與思想的傳承,培養獨立思考的能力。
英國著名藝術史家貢布里希在《藝術發展史》中說:“整個藝術發展史并不是技術熟練程度的發展史,而是觀念和要求的變革史。”在課程設置上,如果將中國文明和外國文明作為通識教育的核心課程,那么可將藝術發展史合理地貫穿其中。比如,講到西方文化,就會談到希臘歷史,談到希臘的文化,就必然涉及到古希臘的藝術。而講到中國古代文人畫,又必然離不開詩歌,離不開佛家思想、道家思想等等。在整個課程體系中,哲學、宗教、歷史、文學、藝術等課程既是相對獨立的,又是完整而又關聯的。課程需要有精心的整體的規劃,由不同專業的教師合力承擔不同的教學版塊,應有嚴格的教學目標。如此,在有限的課時內較全面地把藝術和哲學、歷史、宗教的相互影響結合起來,強調藝術的文化理念,強調人類文明的發展,力求給學生建立一個較完整的中西方的人文思想體系。
這樣,首先可以避免選修課式的泛泛了解,而能真正幫助學生比較深入地進入藝術人文領域。其次,在經濟全球化和“文化多元性”的發展態勢下,對中西方人文思想脈絡的認識將有助于中國年輕一代對本土傳統文明認識的回歸,從而構建中國社會的“文化自覺和自信”——這是社會創造力的源泉。
(三)構建多層次的藝術課程實踐
在藝術人文核心課程之外,學校還要給學生提供多層次,多方面的藝術實踐課程。藝術實踐和體驗是藝術教育中不可缺少的。美國藝術教育家瑪麗•埃里克森曾寫道:“與其說藝術只是一件東西,還不如說藝術是一種活動。”
從圖畫到音樂,都是我們生活中不可缺少的語言,它是鮮活的,有思想的,是從內心生長出來,有生命力的。它培養了的審美直覺和想象洞察力,藝術實踐課堂是釋放心靈、享受個人創造力的地方。如何兼顧不同層次的需求,營造多方面的藝術環境,是課程設計的重點。為了避免形式主義和學生混學分的通病,當充分考慮學生的藝術素養的差異,在教學設計上細化:
1.可將課程分為初級、中級、高級,小班化教學,滿足不同層次的需求。教師秉承精講多練,理論聯系實際的原則,調動學生的積極性和興趣。比如清華大學在藝術實踐課程體系中,實行綜合性分級教學的課程體系,將因材施教的理念與方法貫穿大學本科在4年課程設計中。藝教中心設計了基礎藝術實踐課,綜合性分級教學藝術實踐課,高級藝術實踐課3個層次,分布在不同的藝術門類教學中。
2.為學生提供更加靈活的課程選擇。例如,濟南大學在國內首創的短課時通選課。短課時通選課一般控制在16課時以內,最短的8課時,教學時間短、內容精練,可在1學期內多次開設。
3.課堂教學和課外實踐結合,每種藝術社團配備專業教師定期指導,并承認老師一定的工作量。學生則在藝術團通過藝術表演課程拿到學分。例如,北京師范大學新生在完成大一的美育基礎理論學習之后,二、三年級學生每學期必須參加4次以上課外藝術俱樂部活動才能獲得大學美育的2個學分,也才能通過畢業資格審查。
4.課程門類多樣化,除了聲樂、樂器、舞蹈、書法等傳統的課程,還應增加視覺藝術類課程的實踐,如網頁制作、平面設計、影視制作等。通常,影視、設計等課程以鑒賞為主,忽略了同學們在現代生活中審美需要的構建。在網絡時代,和大眾關系最直接的是設計,人人都受惠于設計,并有可能參與設計。隨著計算機的普及和設計軟件的大眾化,設計將不僅僅為專業人員所掌握,很多著名的設計師并不是學設計出身。
此外,藝術學院的師生要加強與其他院系的互動,在校園中舉辦更多公開的藝術表演、展覽等,使人們在校園中能看到、接觸到藝術氛圍。
天下藝術,裝飾居多,裝飾藝術是視覺藝術創作的一種手法,漆畫就是裝飾藝術的呈現載體,漆畫的藝術特性使它命中注定要與裝飾藝術結緣。雖然漆畫作為獨立的新興畫種,出現時間只有不過幾十年,但其自身的質地技法與傳統漆藝卻有著千絲萬縷的聯系,古往今來的“漆畫”從未和裝飾藝術分開過,歷經千余年的風雨歷程,中國漆畫藝術才得以步入全新的發展階段,在紛亂繁雜的足跡中,一些里程碑式的考古發掘給我們揭開了漆畫與裝飾藝術的前世緣。早在秦漢時期,漆器就開始充分運用各種裝飾方法使它提升到了一個新的層面上。漆如同陶瓷的釉一樣,具有保護器物胎體的實用功能,它又是一種裝飾性的物質,漆從一開始被人所利用就表現出了這兩種特。它的保護功能具有恒常性,自古及今沒有多少變化,而裝飾的功能則因不同的裝飾方法和形式,展示著不同的歷史風貌。漆工藝的歷史,可以說是人們利用漆這種材料進行裝飾的歷史。反過來,裝飾藝術又促使了漆器藝術的創新發展,使漆器能夠在歷朝歷代都能順應歷史的潮流,為人們所喜好。裝飾畫不像中國畫、油畫、版畫那樣是一個非常明確的畫種,而是一種介于裝飾和繪畫之間的藝術形式。從裝飾藝術的發展歷程來看,裝飾繪畫是在原始繪畫和裝飾紋樣基礎上產生、發展起來的。
二、裝飾藝術與漆畫創作的融合
裝飾藝術產生裝飾畫不像油畫、中國畫、版畫那樣是一個非常明確的畫種,而是一種介于裝飾和繪畫之間的藝術形式。從裝飾藝術的發展歷程來看,裝飾繪畫是在原始繪畫和裝飾紋樣基礎上產生、發展起來的。裝飾繪畫超越自然,升華自然,藝術形象是重構的自然、幻化的自然,重藝術的自律性,注重形式美的外化,有著唯美獨特的視覺風格。將裝飾繪畫的藝術語言融入現代漆畫創作當中的研究是一個比較現實且新穎的問題,它沒有更多可借鑒的理論和資料。我們只能通過對現代漆畫的裝飾性逐一進行細膩的研究分析,結合現代藝術審美的發展趨勢,逐漸撥開其云霧繚繞的面紗。四、裝飾藝術對漆畫創作的影響任何造型藝術都有著自身美和規律美的法則規范,裝飾藝術的法則對漆畫藝術的精神內涵是一種提高與規范。裝飾藝術的法則具體表現在多樣與統一、對比與調和、均齊與平衡、尺度與比例、節奏與韻律等,表現多元的藝術魅力。
1、平衡與均齊均齊是視覺藝術中常見的藝術表現形式。均齊又分了絕對均齊與相對均齊,絕對均齊是以中軸線為中心左右相同,如圓形、花朵等。相對均齊是指在絕對均齊的結構中有少部分形狀或色彩出現不對稱的現象,這種形式在不失絕對對稱穩定感的同時,又顯得格外靈活多變。均衡不受中軸線盒中心點的限制,沒有對稱的結構,但有對稱式的重心。均齊與平衡在古代建筑中隨意可見,比如一些頂臺樓閣的均齊分布和平衡錯落,都可產生穩重莊嚴的藝術效果。均齊中有平衡,平衡中找均齊的形態法則在漆畫創作中可以使構圖均衡有序,視覺形象典雅素麗,畫面色彩相互協調,給人一種輕松愉悅的自由感覺。
2、調和與對比調和是把各個形象元素協調統一在一個畫面中,使畫面感舒緩。每一幅藝術作品都是對比與調和的有機統一,對比與調和可以使畫面生動富有活力,從而避免了畫面的單調與死板。對比是利用繪畫形象作對照比對,以突出各個形象的差異性,使畫面展現出不同的美感,增強畫面沖擊力。在漆畫構圖上,對比可以使不同形態的比例、大小、主次等元素變化有序;在漆畫色彩上,冷暖明暗的色彩變化也是給畫面增添視覺沖擊力的因素。對比與調和是多樣統一的具體化,對比是變化的一種方式,調和是形的類似,形體趨于一致的表現。在漆畫創作中形體的大小,線條的粗細,色彩的冷暖等都會給畫面形成強烈的對比,而調和必然會是對比更加柔和一致,從而形成和平有序、畫面和諧的漆畫作品。
藝術構思是進行藝術創作的第二階段。藝術家把視覺經驗進行歸納、整理后,按照一定的創作意圖,進行取舍和概括,這一思考方式稱為藝術構思。在藝術構思過程初期,大部分畫家通過“傳移摹寫”對先前人的作品進行學習。縱觀中國繪畫史,南宋院體派山水代表畫家李唐的影響不可忽視。李唐在構圖上由北宋的“上留天之位,下留地之位,當中方立意定景”發展而為局部特寫,而史稱“南宋四家”的“李、劉、馬、夏”,后三者皆師承李唐,馬遠、夏圭在構圖上更有“馬一角、夏半邊”的稱號。馬、夏把李唐所開創的局部特寫的畫風發展到極致,取景、用筆更加簡練,具有更強的藝術感染力。我們在藝術構思前也需要觀察前人在處理畫面、布局中的意圖,山水畫,哪邊需要留白哪邊需要透氣,何處精細何處粗略,這些都是可以借鑒的地方。藝術家只有不斷積累這種構思的視覺經驗,了解規律和傳統從而進行打破和創新,這樣才能創造出新的藝術形式。
二、視覺經驗表現藝術傳達的特質
藝術傳達是藝術創作過程中的重要階段之一,藝術家通過不同的藝術手段,將自己的視覺經驗傳達給受眾,藝術的傳達方式有很多種:油畫、中國畫、素描、水粉等,視覺經驗通過什么渠道能表現得更透徹、更能使受眾理解,需要視覺經驗的幫助。以中西方繪畫的差異為例,首先我們要了解思維模式的差異,這是導致中國繪畫重內心表達,西方繪畫重客觀表現的根本原因。所以中國繪畫的介質是宣紙、水墨、毛筆,一筆下去墨遇紙而暈開,畫家依靠的是自己的經驗,行筆不求形似但求神似,中國人的視覺經驗更看重的是畫面的意境,透過表象看本質;西方繪畫以油畫為主,很長的時間都在客觀地表現事物,通過科學的分析、比例的掌握等手段,西方人的視覺經驗相對于中國更加的直觀,看到什么就是什么,聯想的不多。所以藝術家在選擇藝術傳達的方式之前,也要借助視覺經驗,什么內容適合什么類型的傳達方式也是在不斷積累視覺經驗中獲得的。
三、結語
【關鍵詞】攝影藝術學藝術作品構成
一、攝影作品的內容
藝術是社會生活的反映,是特殊的意識形態。而藝術作品是藝術家運用藝術語言和物質媒介,將審美意象物態化的成果。藝術作品是“藝術”的現實存在,也是藝術家藝術創造的結果。它包含“內容”和“形式”兩個主要的構成要素。而一件藝術作品的內容由題材和主題兩個因素構成。
1.攝影作品的題材
題材,就是藝術家按照一定的創作意圖對社會生活進行取舍、提煉、創造而在藝術作品中所表達的部分。攝影題材來自于客觀存在,這是攝影的紀實性所決定的。它決定了攝影作品的藝術形象以及攝影作品反映的內容必然是客觀實體。
而對于攝影藝術,紀實性是攝影不可更改的本質,所以在創造過程中攝影主體性和紀實性的統一是必要的。也就是,攝影的藝術形象以及反映的內容與它的原型在一定意義上具有同一性。因此攝影的題材與其創作的原型有著密切的關系。換言之攝影的題材與其被拍攝的主體關系密切。不同題材的攝影也會有不同的藝術創作過程,所以攝影的類型也與題材有關。攝影的題材、類型分為:新聞攝影、人文攝影、風光攝影、人像攝影、體育攝影、商業廣告攝影等。
2.攝影作品的主題
藝術作品的主題是藝術家對社會生活反映的認知與改造,是對題材的認識與評價。它主要是通過藝術形象表達出的思想、觀念乃至情感。
前面提到過,由于攝影的紀實性導致其藝術創作中的藝術形象與客觀原型的同一性。這種紀實性在攝影一書中占據了最重要的地位,無論是何種形式的攝影隨時都可以從中反映出來。當然,單純記錄現實的攝影不一定稱之為“藝術”,他們只是實際存在的簡單物化,并不具備藝術素質。而真正的攝影藝術作品在于攝影藝術家主體性的有效發揮,往往具有鮮明的主題或者充沛的情感。
可以看出攝影作品的主題是攝影家對攝影紀實性的充分利用,借現實主體來表達的思想、觀念和情感。在主題塑造的過程中,攝影家不是被動的攝取眼前的現實,而是對現實深入觀察體驗和認識,并精心摘取具有典型性的畫面、形態借以揭示出思想觀念或宣泄某種情感。所以攝影是現實的藝術,他無法脫離客觀對象去完成創作。
二、攝影作品的表現形式
1.攝影作品的表現形式
藝術作品的形式是指作品內容的組織結構和表現手段。攝影造型藝術同繪畫相同之處,是將藝術形象訴之于視覺,在一個平面空間內展示出來。在攝影作品的表現形式中,攝影家也是通過構圖的方式將其主題鮮明的表達出來。
構圖是對攝影作品中內容的組織結構,其主要作用是更有效的突出藝術作品內容。攝影師利用美學規律主動的對客觀現實進行截取,簡潔且直觀的表達藝術形象、表現作品內容是攝影作品構圖的要務。
2.攝影作品的表現手段
攝影的藝術表達手段也可以稱之為攝影的藝術語言,與攝影技術的發展有著密切的聯系。自攝影術誕生那天起,攝影的局限性就對攝影作品的藝術語言表達就有著不同程度的限制。
攝影的發展與科學技術息息相關。科學技術具有一定的時代局限性,從而也導致了攝影技術的局限。攝影設備從巨型銀版相機到小巧的數字相機的更迭歷史,也是攝影技術從復雜且高端的工藝到便捷大眾化的技術的演變過程。在這個過程中,攝影作品的表現手段也在不斷的演變。從黑白到色彩,從膠片到數字,從模糊到清晰等等這些特點都如實的反映在攝影作品上面,也就形成了不同的攝影藝術語言。隨著科學技術的不斷發展、攝影技術的發達,致使攝影作品的藝術語言也趨于多樣化。
三、攝影作品的內容與形式的關系
1.內容決定形式
在攝影作品中內容決定形式的產生。攝影作品的產生首先是由攝影師雇主的某種需求或者是攝影藝術家受社會生活的事物的某種激發,而產生了創作欲望,確定作品內容,然后根據內容需要去尋找恰當的表現形式。
比如新聞攝影師是出于反映和報道現實生活中的重要事件為根本出發點,其內容要求攝影作品確切、直觀、形象的反映事件,所以其表現形式就要用最直觀、形象、清晰明確的語言表達事件。再比如商業廣告攝影,他的創作目的是推銷商品,其內容需要突出產品的特點,強化產品的形象使之具有較強的吸引力,從而激發消費者的購買欲望,那么這就要求這類攝影作品的藝術語言要具有很高的清晰度,并且能夠突出和強化甚至夸張的表現商品的特點。
由此看來,一幅攝影作品的內容對其表現形式起著決定性的作用。同樣,在一幅優秀的攝影作品中形式常常也起到積極地、能動地作用。
2.形式反作用于內容
當形式與內容相適合時,就能深刻的、充分的表現作品內容;而當形式不適合內容時就會造成攝影藝術作品的平庸乃至失敗。比方說我們要表現花的艷麗,就不能用黑白的表達語言。藝術作品的形式表現內容,有的形式把內容表現的充分、感人,有的則不然。往往也會出現同表現一內容的多幅作品有的極具沖擊力、震人心魄,有的卻表現平庸;也往往會產生同一內容甚至同一現實主題,由不同攝影家去表現其作品也各不同,原因就出在形式的差別。而這種差別是源自攝影師的自身修養不同、風格不同和對事物的觀察、理解的角度不同。
3.內容形式相互統一
任何一個藝術作品都是內容與形式的統一。任何形式都滲透著內容,任何內容都是通過形式而存在的。內容與形式是藝術作品中不可分割的,他們不能相互脫離而地理存在。攝影也是如此。只有完美的藝術形式與有深度的內容有機結合統一,我們才能稱之為優秀的攝影作品。
參考文獻:
[1]楊思璞.攝影美學基礎.遼寧美術出版社.